Dummy Photobook

Fra pochi giorni 1 Stile ospiterà una fotografa eccellente, Silvia Camporesi, in tour italiano di presentazione del suo ultimo libro, Atlas Italiae. 1 Stile conferma con questo appuntamento prestigioso la sua vocazione alla didattica e la propensione ad ospitare fotografia contemporanea di qualità. Nella città di Festivaletteratura un libro così prezioso sarà sicuramente apprezzato da molti.

Sempre in tema di libri e di fotografia mi fa un enorme piacere proporre in galleria nei prossimi mesi il progetto di Luca Panaro Dummy Photobook, un corso per appassionati e fotografi che desiderano realizzare, con la guida di un esperto, il proprio libro d’artista. I lavori arricchiranno poi la mostra itinerante che dal 2015 è il palcoscenico del progetto. Luca Panaro non ha bisogno di presentazioni ché i suoi libri sulla fotografia lo precedono. Docente a Brera, abbina alla grande competenza un gusto raffinato che sa orientare gli allievi. Stiamo preparando la giusta atmosfera per poter sviluppare un percorso che all’individualità propria del momento creativo di ognuno abbini la ricchezza della condivisione con persone simili per passione eppure diverse per metodo e storia.

Sono solo sette i posti disponibili poiché un lavoro di squadra come questo richiede di fermarsi a lungo sul progetto di ognuno. Sarai dei nostri, ospite in questa location di charme che è 1 Stile?

2-9-23 maggio / 6-20 giugno ore 15-18 

DUMMY PHOTOBOOK

a cura del prof. Luca Panaro

IL WORKSHOP Dummy Photobook si rivolge agli autori che desiderano dare forma di libro a un portfolio fotografico preesistente. Compito del workshop è quello di fornire ai partecipanti un’ampia gamma di esempi fra photobook e libri d’artista che saranno d’ispirazione alla creazione del proprio Dummy, ovvero il menabò di un libro-opera. Durante il workshop ogni autore viene assistito nelle tante scelte necessarie alla realizzazione del prodotto editoriale (formato, stampa, copertina, testi…). Il workshop è riservato a gruppi di 7 persone e si svolge in 5 incontri di 3 ore ciascuno. Gli incontri si tengono ogni 2-3 settimane in modo da consentire ai partecipanti il giusto tempo di gestazione del progetto. La partecipazione al workshop Dummy Photobook comprende aggiornamenti su esposizioni, premi dedicati al libro fotografico e contatti con case editrici di settore. Ogni Dummy realizzato durante il workshop diviene parte integrante di una mostra itinerante che si svolgerà in occasione di festival e rassegne a tema.

COSTI E PRENOTAZIONI: Costo individuale 300 euro – Iscrizioni ad hg1stile@gmail.com | 339 5836540 Sig. Mara

LA MOSTRA DEI PHOTOBOOKS

Dummy Photobook è anche una mostra itinerante di tutti i libri prodotti in occasione del workshop:

14 giugno 2015 “Centrale Fotografia”, Rocca Malatestiana, Fano

27 giugno 2015 “Festival Fotografia Contemporanea”, Ex-convento di Santa Maria, Gonzaga

29 agosto 2015 “TriestePhotoFestival”, Fincantieri Wartsila, Trieste

6 febbraio 2016 “Galleria Ceribelli”, Bergamo

Luca Panaro è nato a Firenze nel 1975 ma vive da sempre a Carpi (Modena). Insegna “Storia della critica fotografica” all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e “Iconografia fotografica” al Politecnico di Milano sede di Piacenza. Tra i suoi libri: L’occultamento dell’autore. La ricerca artistica di Franco Vaccari (2007), Tre strade per la fotografia (2011), Conversazioni sull’immagine (2013), Casualità e controllo. Fotografia, video e web (2014),Visite brevi (2015). Ha pubblicato su Enciclopedia Treccani XXI Secolo il saggio Realtà e finzione nell’arte contemporanea (2010) e co-curato i volumi Generazione critica (La fotografia in Italia dal Duemila, 2014 e La fotografia in Europa dopo le grandi scuole, 2015 e Ad hoc, 2016).

www.lucapanaro.net

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

ATLAS ITALIAE

19 marzo ore 17.30

presentazione del libro fotografico

ATLAS ITALIAE

di Silvia Camporesi

silvia camporesi, atlas italiaeSilvia Camporesi ha esplorato nell’arco di un anno e mezzo tutte le regioni italiane alla ricerca di paesi ed edifici abbandonati. Atlas Italiae (editore Peliti Associati) è il risultato di questa raccolta di immagini, una mappa ideale dell’Italia che sta svanendo. Il libro si presenta come una collezione poetica di luoghi, fondata sulla ricerca di frammenti di memoria.

Borghi disabitati da decenni che sembrano non esistere nemmeno sulle cartine geografiche, architetture fatiscenti divorate dalla vegetazione selvaggia, archeologie industriali preda dell’oblio, ex-colonie balneari decadenti che paiono imbalsamate nel tempo del “non più”. Nelle immagini dell’artista il velo dell’anonimato e del silenzio visivo si apre svelando l’anima di luoghi congelati nelle nebbie dell’amnesia generale. Qui lo sguardo di Silvia Camporesi va oltre la pura registrazione di uno stato della realtà, è indirizzato sia a cogliere la tensione silenziosa di un’Italia degli estremi sia a rivelare per la prima volta qualità liminari, inespresse, portatrici di un mistero e di un incanto.

L’autrice ne parla con Mara Pasetti.

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Silvia Camporesi: come nasce la fotografia d’autore

 

Silvia Camporesi
Silvia Camporesi

Nella tradizione babilonese Oannes, annunciatore della saggezza divina, in forma di pesce, usciva ogni giorno dal mare (come fa il sole) per elargire alle persone gli insegnamenti divini. In moltissime civiltà il pesce simbolizza trasformazione e rinascita!

Silvia Camporesi, segno dei Pesci, è senz’altro un’insegnante di valore poiché istruisce i suoi allievi alla creatività e trasmette loro competenze importanti.Il 31 gennaio e il 1 febbraio sarà a Mantova presso la home gallery 1 Stile per un corso di fotografia dal titolo FARE ARTE in cui verrà esplorata la molteplicità degli stimoli che porta ciascuno a scegliere i temi da sviluppare più vicini alla propria sensibilità. Questo approccio creativo poteva non interessare a questa galleria d’arte che pone sempre l’accento sull’unicità dello stile di ognuno?

kirigami ATLAS ITALIAE
kirigami ATLAS ITALIAE

Silvia esplora incessantemente nel suo lavoro le possibilità espressive di ogni fotografia convinta che possa contenere informazioni che travalicano il visibile. Così per esempio, aggiunge tridimensionalità all’opera per sottolineare particolari su cui vuole attirare la nostra attenzione. E per farlo si serve di una tecnica di taglio e piegatura della carta appresa in Giappone, il kirigami. Soprattutto se ne serve su soggetti fatiscenti, dove apparentemente non si svolge una storia. Negli ultimi anni la figura umana è scomparsa dai suoi lavori, sostituita dalle immagini di luoghi abbandonati . Stampate in bianco e nero, le fotografie vengono poi colorate a mano da Camporesi che in questo modo cerca di restituire simbolicamente ai luoghi l’identità persa con la vita che si è interrotta.

L’artista romagnola può vantare la partecipazione a mostre internazionali e molti premi importanti.

 

Planasia, silvia camporesi, 2014
Planasia, silvia camporesi, 2014

 

Con Planasia ha appena vinto, nell’edizione 2015 di ArteFiera a Bologna, il premio Rotary con la motivazione:“per il costante impegno nella ricerca di nuove forme di espressioni artistiche …”. Si può ben dire che Silvia esplora le possibilità della fotografia, che per lei è un punto di partenza , non di arrivo. E per farlo si avvale di viaggi, film, letture, mostre d’arte, visite a musei…La sua natura riflessiva, con gli studi di filosofia, si è arricchita di strumenti di elaborazione che la portano a guardare la realtà con occhio analitico, da ricercatrice. Un carattere malinconico, la raffinatezza estetizzante, la predilezione per tutto ciò che è vago e indistinto l’anno portata, nella sua già lunga carriera professionale, a produrre lavori anche molto diversi tra loro. Silvia racconta che per contenere la mole di idee che si affollano nella sua mente si impone di tenere in ordine quaderni di produzione che documentano il processo di nascita delle opere. Sono proprio questi piccoli “segreti” sulla progettazione artistica fotografica che la Camporesi condividerà con i suoi allievi durante il workshop a 1 Stile!

Per info e iscrizioni (ultimi posti disponibili) si veda http://www.1stile.com/ita/event.php?archive&cat=2

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Ritratti di Ritratti di Roberto Soggia

di Mara Pasetti

La storia, e non fa eccezione quella dell’arte, è fatta di incontri. Accade così che un museo per molti anni spento si illumini a poco a poco fino a risplendere perché di lui si prendono cura le persone giuste. E anzi esso stesso è il luogo fortunato dell’incontro di personalità affini per sensibilità, gusti, storia personale. Parlo del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova che da qualche anno rivive perché persone come il curatore mons. Roberto Brunelli  coadiuvato dal prof. Gian Maria Erbesato, studioso di fama, hanno trovato tra gli oggetti qui custoditi uno scopo: mettere a disposizione le loro competenze di storici dell’arte e la loro raffinata scrittura per creare un polo espositivo che sposa ogni giorno l’antico con il contemporaneo. A ricordarci  che sempre l’uno ha bisogno dell’altro.

ritratto di giovane
ritratto di giovane

Un giorno arriva in questo museo un architetto romano, formatosi negli anni ’70 negli ambienti delle importanti gallerie d’arte moderna capitoline. Trasferitosi a Mantova alcuni decenni fa, Roberto Soggia ha lavorato fino alla pensione come funzionario della Soprintendenza per i Beni storici e artistici.

Poteva restare estraneo al Museo Diocesano cui lo legano interessi e formazione? E’ naturale che abbia scelto questi spazi per una piccola imperdibile mostra di scatti che risalgono al 2003. Sono ritratti di ritratti di uomini e donne di elevata classe sociale scolpiti duemila anni fa. Ma è un dettaglio il tempo.

ritratto d'uomo
ritratto d’uomo

Mi ha affascinato ascoltare di lui che si aggirava tra i marmi nel suo giro mattutino nei depositi di Palazzo Ducale, osservare la sua gente antica. Lo immagino nel silenzio ascoltare le storie che il passato sa raccontare a chi ha una sensibilità affinata dall’attenzione. Giorno dopo giorno seleziona volti, sonda verità e prende forma l’idea di trasformare sensazioni in fotografie. Quando Roberto parla di quegli scatti ricorda il desiderio di immergerli in un’atmosfera sfocata, quasi

a toglierli dalla fredda realtà museale per restituire loro una storia.

Con rara coerenza ora queste fotografie, generosamente donate dall’autore al museo, sono poste in vendita (fino al 23 novembre) per restituire vita a questi volti attraverso i nostri sguardi:uomini e donne che tornano nel mondo, entrano in case contemporanee e ci offrono le loro speranze giovanili, la loro determinazione o, a volte, uno struggente rimpianto.

Ritratto d'uomo
Ritratto d’uomo
Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Da Caravaggio a Mustafa Sabbagh passando per Vittorio Sgarbi

di Mara Pasetti

Il punto di vista del cavallo: solo a Vittorio Sgarbi poteva venire in mente di rovesciare la prospettiva attraverso un titolo. Perché? Suppongo per la sua capacità empatica di immedesimarsi nell’artista. In questo caso parliamo di Michelangelo Merisi, più noto come Caravaggio, dal toponimo di nascita. Un gigante. Per la forza rivoluzionaria della sua pittura, per la continua ricerca di inedito, per una visione della realtà più vera del vero. Sono molti gli aspetti che apparentano critico e criticato, se così si può dire, ché Sgarbi mostra di amare incondizionatamente il Merisi.

Copertina del libro
Copertina del libro

In cui si specchia, come lui consapevole di se stesso, contro tutti, sperimentatore, sensibile alla bellezza tanto da trasformare anche gli aspetti sgradevoli della realtà in icone estetiche, imitato e invidiato, in una parola vitale. E’ un libriccino che ha il formato dei libri d’ore, ne ha la preziosità nella scelta delle immagini, della carta, delle parole.

Avevo ascoltato recentemente Vittorio Sgarbi a Mantova a Palazzo della Ragione e l’ho ritrovato in queste pagine: concreto e visionario come sono tutti i padani!

Lo spazio Bernardelli a Mantova
Lo spazio Bernardelli a Mantova

Non è certo tale, anche se ha scelto di vivere a Ferrara, un celebre e geniale fotografo di cui ho visitato di recente la mostra in un luogo dismesso e affascinante nel cuore di Mantova: Mustafa Sabbagh. La tentazione di accostarlo a Caravaggio è forte: d’altra parte dell’artista si dice che avesse uno sguardo “fotografico”! Invece gli scuri di Sabbagh hanno qualcosa di pittorico, le luci, artificiali, perdono la morbida naturalezza dei dipinti lombardi per essere testimoni del loro tempo. Operazione concettuale, impossibile da immaginare senza la rivoluzione operata secoli prima sull’osservazione della realtà da Caravaggio. E’ la dimostrazione che a salire sulle spalle di un gigante si vede lontano!

Hyperesthesia, la mostra
Hyperesthesia, la mostra

www.1stile.com

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Bene o male purchè se ne parli : i Bronzi di Riace nell’interpretazione di Gerald Bruneau

 ” There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about ” ( attr. a Oscar Wilde)  
L'atrio del Museo Nazionale della Magna Grecia
L’atrio del Museo Nazionale della Magna Grecia

Fin dal 1882 il soprintendente Paolo Orsi intendeva riunire in un unico Museo Civico i reperti archeologici frutto delle campagne di scavo che aveva diretto in Calabria. A questo scopo, in epoca fascista, il celebre architetto Marcello Piacentini realizzò uno dei primi musei italiani interamente dedicati all’esposizione, progettandone gli arredi e curando particolarmente le sezioni museali, scandendo il percorso con porte a vetri imponenti. Da allora il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria ha subito varie trasformazioni anche per accogliere, dopo il loro rinvenimento nel 1972, i suoi reperti più famosi: i Bronzi di Riace.

La sala che ospita i Bronzi
La sala che ospita i Bronzi

La sala che ospita i Bronzi ( cui si accede dopo una sosta di qualche minuto in una stanza di “filtraggio”) è climatizzata per evitare fenomeni di corrosione e le statue sono ancorate a basi antisismiche. I Bronzi furono scoperti il 16 agosto 1972 da Stefano Mariottini, appassionato subacqueo, a 200 m. dalla costa di Riace Marina e a 8 m. di profondità. Gli studi del fondale marino che seguirono la scoperta ipotizzarono che, a causa di un naufragio, le pesanti statue fossero colate a picco. Oppure che fossero state scaricate dalla nave volontariamente per salvarla durante una tempesta.

Le due statue bronzee misurano circa due metri ciascuna e, in origine, portavano scudo, elmo di tipo corinzio e lancia da oplita.  Una lavorazione straordinaria evidenzia i riccioli di barbe e capelli e le vene di mani e piedi in rilievo. Gli occhi, realizzati in un caso in avorio e pietre preziose (perdute), nell’altro in marmo, presentano ciglia in lamina bronzea. La statua A ha labbra in rame e cinque denti superiori modellati in lamina d’argento. Entrambe le sculture poi hanno i capezzoli, lavorati a parte ed applicati tramite battitura a martello, di colore rosa perché realizzati in una particolare lega di stagno.

La statua A portava in origine un elmo corinzio, collocato in posizione rialzata sulla fronte  affinché si vedesse il volto, altrimenti coperto. L’effetto realistico dei capelli, fusi uno ad uno, che si intravedevano da sotto l’elmo doveva in effetti essere notevole. Il bronzo B aveva tra la testa e l’elmo una specie di cuffia di cuoio, la cosiddetta kynê: il segno che contraddistingueva lo stratega, il comandante di un’armata.

La statua B
La statua B

L’interesse suscitato dal loro ritrovamento le ha rese due icone che hanno suscitato l’interesse di studiosi di fama internazionale. Tuttavia ad oggi nessuna certezza è stata raggiunta circa il periodo preciso in cui sono state realizzate, l’autore ( sono stati attribuiti a Fidia, Policleto, Pitagora di Reggio…) e l’ area geografica di provenienza. Possiamo ipotizzare che si tratti di eroi divinizzati, che siano stati fusi nel bronzo intorno al v sec a. C. (prima il bronzo A e qualche decennio dopo il bronzo B) in Grecia o Magna Grecia e che, all’epoca del naufragio in mare, avessero già subito restauri di epoca romana. Opere pregevolissime, anche considerando la preziosità del bronzo, che impegnarono nella loro realizzazione un artista per un anno e più. I piedestalli, i tenoni in piombo alla base dei piedi con cui sono state rinvenute, indicano che in origine erano fissate su basamenti ed dunque erano esposte al pubblico.

La statua A
La statua A

Proprio analizzando la terra estratta dai fori sotto i piedi si è scoperto che una proveniva da Atene, l’altra dalla pianura di Argo e che le sculture furono realizzate con la fusione diretta, un metodo rischioso poiché non consentiva ripensamenti.

Un’ipotesi molto suggestiva vuole che le statue rappresentino due eroi protagonisti della mitica spedizione della città di Argo contro Tebe: Tideo e Anfiarao. Certo, nella loro nudità eroica, mostrano uno un atteggiamento del volto più “aggressivo”, l’altro più emotivo. Volutamente somiglianti tra loro, sembrano perciò appartenere ad un unico gruppo scultoreo.

Ultimamente si sta parlando molto dei Bronzi di Riace. Lo ha fatto Vittorio Sgarbi, auspicando che vengano trasferiti a Milano per l’Expo 2015 e non si placano le polemiche sugli scatti audaci realizzati al museo qualche mese fa dal celebre fotografo francese Gerald Bruneau e ora resi noti da Dagospia.com. Celebre ed eclettico artista, cresciuto alla Factory di Andy Warhol negli anni Sessanta, dotato di una curiosità insaziabile, egli si è trovato nelle situazioni più rischiose per realizzare reportages di guerra e documentare il disagio sociale.

Fotografia di Bruneau
Fotografia di Bruneau

Artista eclettico, musicista, ballerino, attore, ha conosciuto e ritratto personaggi celebri in tutto il mondo. Vive tra l’America, la Francia e l’Italia dove ha realizzato la fotografia di Paolina Borghese del Canova avvolta in veli rossi. E’da questo scatto che prende le mosse l’idea di fotografare in modo analogo i Bronzi. Ma poi la fantasia di Bruneau, in corso d’opera, gli suggerisce una provocazione: travestire le sculture da drag queen. Il suo intento, spiega, è quello di sensibilizzare il pubblico, in un territorio che egli percepisce come omofobo ( si veda in proposito l’intervista rilasciata a Mario Meliadò http://mariomeliado.wordpress.com/).

E’ Bruneau che spiega: I Bronzi sono molto belli, rappresentano un’idea di bellezza classica e sono anche loro una icona gay. Io sono molto attento ai diritti civili e per la causa dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. E’ venuta così l’idea di trasformarli in spose moderne” (tratto da http://ildispaccio.it/primo-piano/51894-parla-gerald-bruneau-con-boa-e-tanga-bronzi-strappati-a-ergastolo-museale)

L’esito è sotto gli occhi di tutti: l’operazione nata in origine per promuove la Calabria, sfuggita, pare, al controllo della Soprintendenza locale, ha fatto il giro del mondo e diviso i cittadini di Reggio Calabria tra innocentisti e fortemente indignati, i più.

Lungi da me l’intento di alimentare la polemica, ma proprio in questi giorni sono ospite di questa magnifica terra, ho fatto visita al museo nel suo nuovo allestimento e sento il bisogno, come storico dell’arte, di un approfondimento del tema.

"La Gioconda che fuma la pipa" di Bataille
“La Gioconda che fuma la pipa” di Bataille

Bisogna riandare col pensiero al 1883 quando Eugène Bataille realizzò “Monna Lisa che fuma la pipa”: sarà a quest’opera che si ispirò nel 1919 un altro artista francese, il dadaista Marcel Duchamp per il suo ready-made “L.H.O.O.Q”, titolo-gioco di parole che pronunciato in francese dà origine a Elle a chaud au cul ( lei ha caldo al culo, lei è eccitata ). In questo caso la Gioconda, protagonista del celebre dipinto di Leonardo da Vinci, con baffi e pizzetto, rappresenta una dissacrazione nei confronti di un’icona dell’arte: con la sua operazione l’artista vuole spogliarla di quell’aura di sacralità che la caratterizza da sempre.

La Gioconda di Duchamp
La Gioconda di Duchamp

 

Come vedete, gli antecedenti illustri non mancano!Compito dell’arte è sempre stato e sempre sarà stimolare l’attenzione e le emozioni di chi la guarda.

Per questo vi invito ad esprimere, in questo spazio, le impressioni, le riflessioni e i sentimenti che suscitano in voi le fotografie dei Bronzi realizzate da  Gerald Bruneau!

Mara Pasetti

http://www.1stile.com

 

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Alla guerra con carta e pennelli

A scorrere il catalogo delle opere di Claudia Moretti colpisce  nei titoli il riferimento a elementi che rimandano con insistenza ad una dimensione domestica. Sono abiti, cuscini, letti, tovaglie. Ma poi, a disorientarci, compaiono Le guerriere : ultima opera inedita di Claudia, incompiuta, che viene esposta per la prima volta nella mostra “ Parole Celate” (a Mantova dal 31 maggio presso la home gallery 1 Stile a cura di Giulia Santi e Mara Pasetti). E’ il punto d’arrivo del suo lavoro.

Le guerriere
Le guerriere

Le guerriere sono simbolo di forza, ma prima di tutto sono donne: quello dell’artista è un universo femminile. Suo è il sentire, il parlato, la lingua della madre, la lingua primigenia, la lingua che somiglia alla lallazione, una lingua di parole sfatte, di parole intellegibili, scritte in un linguaggio originale. Per questo sono parole celate.

Le guerriere, particolare
Le guerriere, particolare

Claudia ha dedicato la sua vita all’arte e con essa si è mossa su due registri apparentemente contradditori, in realtà molto uniti tra loro come le facce di una medaglia: una grande riservatezza e il desiderio di denunciare in maniera pacata, ma ferma. Penso alle grandi installazioni con cui l’artista ha coinvolto la città intera insieme ai bambini di tutte le scuole di Mantova : straordinarie performance corali e installazioni nelle piazze e nelle scuole, soprattutto nel Giorno della Memoria.

 

Una denuncia di rara forza espressiva dove la scelta ripetuta del bianco e nero sottraeva enfasi rafforzando il significato simbolico: togliere il colore della vita per denunciare l’aggressione che uomini e donne hanno subito con l’Olocausto. E’ il bianco e nero a prevalere dagli anni 2000 nella produzione di Claudia che si esprime in elementi estremamente poetici. Le scritture del 2011, straordinarie composizioni miniaturizzate di parole rimandano sempre al linguaggio da cui Claudia, eterna bambina, era affascinata.

Libro d'artista: scrittura infinita
Libro d’artista: scrittura infinita

Il suo cuore generoso l’ha indirizzata a condividere l’amore per la scrittura, per i segni e nel suo mondo creativo tutto si svolge o nell’ambito domestico o all’esterno, in grandi spazi aperti. Quando questo accade le sue opere vivono nell’aria , hanno bisogno di interagire con la natura: c’è moltissima fisicità nell’opera di Claudia.

 

Per questa artista lo stimolo alla conoscenza  ha origine nell’infanzia quando esplorava l’ambiente naturale e  costruiva un suo mondo fatto di fantasie solitarie. Questo universo che l’ha sempre nutrita  lei ce lo restituisce attraverso la sua arte che è nutrimento materno, cura dell’altro.

Claudia non si è data limiti, da guerriera ha continuato a progettare all’interno di queste parole che non resteranno celate se avremo la sensibilità di coglierle e di nutrire con loro la nostra sete di conoscenza dell’arte: un luogo dove ognuno di noi  può trovare casa.

 

La sposa e la sua ombra
La sposa e la sua ombra

Ad affiancarla in questo percorso espositivo che si snoda per un tempo di 29 giorni sono gli scatti in bianco e nero di Milena Giacomazzi. Sublime testimonianza e interpretazione di una performance dell’artista che è danza rituale. Milena ha saputo interpretare l’interiorità di Claudia perché la sua è una fotografia che scava nel profondo. Nulla di meno ella cerca nel soggetto e l’artista lo sapeva. Così voleva che fosse. Si sono guardate e capite.

Fotografia di Milena Giacomazzi
Fotografia di Milena Giacomazzi

Posso ben testimoniare quale affinità e legame si sia instaurato tra la ritrattista e la ritratta: Claudia me ne parlò con entusiasmo. Aveva indossato per il set l’abito bianco che aveva creato per La sposa e la sua ombra. L’intensità del suo sguardo trasmette forza. I gesti tradiscono la sua delicatezza. Capisco perché fosse incantata da queste fotografie che ora ce la restituiscono come se lei fosse ancora qui, più reale di sempre.

A Milena la sensibilità di non farsi distrarre dal dettaglio realistico, di plasmare la fotografia nel modo più polito. L’uso sapiente della luce rivela le emozioni travalicando la somiglianza esteriore per addentrarsi in quella interiore. E ci è chiaro perché questa giovane fotografa privilegi ritrarre gli artisti. Il loro mondo interiore può essere oscuro e tormentato o brillante, banale mai.

Mara  Pasetti

Claudia Moretti, ritratto
Claudia Moretti, ritratto

 

 

 

 

 

 

 

www.1stile.com

Evento n.51 nel programma di Mantovacreativa

www.mantovacreativa.it

 

 

 

 

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Candida Hofer e Marta Primavera a Mantova

il catalogo della mostra
il catalogo della mostra

Due mostre fotografiche in maggio dialogheranno a distanza tra loro confrontandosi sul medesimo tema : “Mantova” di Candida Hofer in corso a Palazzo Te fino al 1 giugno e “Progetti di verosimiglianza ed altre fantasticherie” di Marta Primavera che sarà allestita  dall’8 al 24 maggio alla Home Gallery 1 Stile in via Calvi 51  con il patrocinio del Comune di Mantova e del Ministero per i Beni Culturali Archivio di Stato di Mantova.

Candida Hofer a Palazzo Te
Candida Hofer a Palazzo Te

Due fotografe, due anime, che più diverse non si potrebbe, per una stessa città: rigore scientifico e fantasia, interni ed esterni, vuoto e pieno, tempo eterno e passaggio del testimone tra passato e presente. Per il pubblico, dunque, un’occasione per mettere a confronto stili e linguaggi artistici differenti. Soprattutto questa esperienza  collaborativa tra pubblico e privato contribuisce a rafforzare l’idea del museo diffuso  nella città, rendendo possibili approfondimenti culturali stimolati da esperienze analoghe per genere artistico, ma differenti per tecnica e approccio. Anche così si contribuisce a ravvivare la vita culturale di una città.

Già nella scelta del titolo, le due artiste mostrano il loro carattere: l’una sobriamente concentrata sul tema della propria indagine, l’altra più propensa a lasciarsi ispirare dalle                                                                                              atmosfere, passate e presenti.

La fotografa tedesca, apprezzata in tutto il mondo, si  concentra da anni sulla resa perfetta di ambienti di rilevanza storica e artistica, con una predilezione per teatri e biblioteche. La Hofer consacra nello scatto, a lungo meditato e ricercato  un tempo indefinito e sospeso, una luce adamantina in cui la presenza umana creerebbe un disturbo. Fuori dai suoi spazi ritratti vi è il mondo delle stagioni e delle attività umane, dentro la fotografia quello ideale della contemplazione della perfezione estetica. Per la mostra di Palazzo Te Candida Hofer ha scelto otto fotografie inedite di grande formato in cui ogni dettaglio è così vivido da produrre l’impressione di essere entrati nell’ambiente ritratto.

Marta Primavera, Palazzo Te, fotocollage
Marta Primavera, Palazzo Te, fotocollage

La giovane fotografa italiana Marta Primavera, che vive e lavora a Londra, da alcuni anni ha messo a punto uno stile basato sulla ricerca e la postproduzione. Per i suoi photocollages – aggiunge Pasetti – predilige la veduta di paesaggio rappresentata in affreschi, dipinti o incisioni antiche: una quinta teatrale sul cui sfondo mettere in scena la vita moderna. E anche se stessa. Dopo un lavoro di documentazione sugli eventi storici accaduti in quei luoghi, Marta Primavera li reinterpreta affiancando personaggi attuali a quelli antichi e mescolando aspetti tipici dell’oggi con costumi desueti, elementi di arredo urbano contemporaneo a costruzioni modificate o cancellate dal tempo. E’ un tributo alla memoria, un confrontarsi con la storia “come una bambina che prova a camminare con le scarpe della mamma”. Per la mostra mantovana, l’artista, coadiuvata da Daniele De Luigi, ha scelto di esporre, a fianco di due serie di poetici photocollages ambientati a Londra e in Umbria, sei fotografie inedite basate su vedute di Mantova disegnate da Filippo Luigi Montini e incise da Lanfranco Puzzi nella prima metà dell’800.                                                                                                                    Mara Pasetti

La locandina della mostra
La locandina della mostra

 

www.1stile.com

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Metti un giorno a Ferrara

Mustafa Sabbagh, Burka Moderni

Ferrara  MLB Home Gallery , fino al 4 maggio 2014

Federico Zanzi

Ferrara, www.federicozanzi.it

Matisse, la figura

Ferrara Palazzo dei Diamanti, fino al 15 giugno 2014

 

Una giornata livida di pioggia e vento mi ha trasportata in un mondo di tenebre e luce: la mostra di selezionate fotografie di Mustafa Sabbagh curata da Maria Livia Brunelli.

Celebrato fotografo di moda, tra i più significativi artisti contemporanei, con un pedigree di tutto rispetto, italo-giordano e cittadino del mondo, Sabbagh  dialoga con Matisse che si può ammirare a pochi passi da qui, nella mostra a lui dedicata.  E lo fa a modo suo.

Lui, uno dei più grandi ritrattisti di nudo al pari del maestro francese che ne era ossessionato, sceglie di opporre il nero e il mascheramento al trionfo del colore.

 

lusso con burka
Dittico di Mustafa Sabbagh

A carni femminili morbide e sinuose contrappone petali di fiori taglienti che paiono vivere di una luce propria e manichini umani animati dal fumo dell’onnipresente sigaretta: neri e bellissimi, come intagliati nel fondale nerissimo. Perché anche nel contro-canone estetico che definisce la sua ricerca stilistica, non può rinunciare all’eleganza formale: ragione e istinto producono in lui un’opera di grande impatto, ricca di grazia e verità. Confesso che la successiva visita a Matisse mi ha procurato un’emozione…decisiva! Pur trovando analogie tra i due artisti nella predilezione per la figura, il senso plastico e lo studio dei riflessi di luce, la joie de vivre del francese, i suoi colori puri stesi come smalti  mi hanno consegnato la chiave per entrare nel mondo di tenebra necessario a Sabbagh. E a Zanzi, un altro artista accostato in questa giornata ferrarese dove le suggestioni non parevano finire mai.

 

Ragazza incinta di Federico Zorzi
Ragazza incinta di Federico Zanzi

Anche Federico Zanzi predilige la figura, in cui ognuno di noi può riconoscersi. In questo esprime il bisogno di relazione. Anche quando toglie ai volti connotazioni realistiche per conservarne lui solo il segreto. In questo suo “disfare i volti” si colloca estremamente vicino al sentire di Sabbagh e si pone in relazione a Matisse con cui condivide il percorso di scultore.

Si va qui all’essenza delle cose, al ciclo della vita che ci impone una continua rinascita. Ecco allora  che la figura femminile evocata dalla lingerie, dagli infiniti studi del corpo di modelle o dalla presenza costante della madre è ineludibile per questi artisti. Pur con significati diversi.

 

Ragazze in giardino
Ragazze in giardino di Henri Matisse

Così una giornata qualunque si è trasformata in ammirazione per nessi interessanti quanto imprevisti e in suggestioni che spero incuriosiscano chi mi legge portandolo a ripercorrere i miei passi ferraresi.

  Mara Pasetti

www.1stile.com

 

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Una mostra in 234 parole

 

TREDICI PER DICIOTTO

Fotografi(a) Mantova. 2000-2013

editoriale sometti mantova, 2014

Catalogo della mostra

Casa del Mantegna 8 febbraio-30 marzo 2014

 

mostra di fotografia
Il catalogo

C’è un termine inglese che viene in mente per questa mostra: Staged Photography, fotografia allestita. Tredici anni, lo scorcio del XXI secolo, sono il riferimento temporale per indagare il lavoro di diciotto appassionati o professionisti della fotografia.

Apparentemente disomogenea – ognuno espone, senza il vincolo di un tema, una scelta di immagini che reputa significativa della propria ricerca- la mostra in realtà rispecchia una tipologia di rappresentazione consolidatasi nell’ultimo ventennio ( con artisti come Adi Nes, William Wegman, Shizuka Yokomizo, Bernard Faucon…) che gioca con le caratteristiche concettuali della fotografia.

 

Se ci riflettiamo bene la convinzione che questo medium sia descrittivo è perlomeno riduttiva e banale. In realtà non esiste fotografia che non sia costruita, anche solo nella capacità di attesa che caratterizza per esempio un esperto di reportage.

 

Questa attenzione alla messa in scena apre la mostra con gli scatti di Paolo Barbi – dedicati a Prada, la griffe italiana più concettuale- e li chiude con quelli di Davide Longfils che attribuisce alla natura citazioni da Mantegna, il nostro artista più simbolico. In mezzo stanno le fotografie del curatore, Massimiliano Boschini che assurgono a paradigma di questa mia lettura. Una ricerca di significati che fa del suo lavoro un’officina rinascimentale!

 

fotografia di Max Boschini
Alma Mater di M.Boschini

Un terzo fattore, non scontato, oltre alle radici mantovane e al periodo preso in esame, può spiegare l’omogeneità di questa mostra: il rapporto, a volte di profonda amicizia, che lega questi artisti.

 

Mara Pasetti

 

 

 

 

www.1stile.com

Condividi: facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail